logo
Учебное пособие для ИСЗ

«Академические жанры» музыкального искусства

Музыкальное искусство “академических жанров” включает оперную, балетную и симфоническую музыку.

Опера (итал. opera – труд, дело, сочинение) – это вид музыкально-театрального искусства; музыкально-драматическое произведение, основанное на синтезе слова, сценического действия и музыки.

Первая опера была создана во Флоренции в Салоне Барди, объединяющем поэтов, музыкантов и тонких ценителей искусства. Произведение это называлось «Дафна» и было написано в 1597 году. Но не этому спектаклю суждено было называться первой оперой. В 1600 году автора «Дафны» – композитор и певец Якопо Пери и поэт Оттавио Ринуччини создали следующее произведение – «Эвридика», которое было исполнено на бракосочетании французского короля Генриха IV с Марией Медичи. На свадьбе как кровные родственники присутствовали все монархи европейских государств. Пышный спектакль, поставленный в Палаццо Питти привел в восхищение всех. Каждому из гостей захотелось иметь у себя такой театр и подобные спектакли… и через некоторое время при дворах всех европейских правителей ставятся оперные спектакли, участники которых – сами придворные.

В 1618 году в Парме построен первый большой театр на 4500 зрителей, а в 1637 году в Венеции появился первый общедоступный платный оперный театр. Оперный театр XVII-XVIII веков не работал круглый год, как в наши дни. Церковь разрешала театральные представления лишь в определенное время, которое в Италии получило название «театральные сезоны». Таких «сезонов» в году было три: осенний – с сентября до декабря, зимний (карнавальный) – с конца декабря до конца марта, и весенний – с конца апреля до конца июня. В это время работают оперные театры, разрешаются ярмарочные представления народных артистов. Для аристократов в зрительном зале предназначались ложи, они закупались на весь сезон и были собственностью таких семей. На ярусе и галерее места отводились для средних и низших слоев населения с разовыми входными билетами. В партере – не было кресел, стульев, сидений, - здесь надо было смотреть и слушать стоя, и вход в партер был бесплатным или за ничтожную плату.

Таким образом, опера возникла в Италии на рубежах XVI и XVII веков. Первоначально она называлась «драма на музыке»,термин «опера» появился в середине XVII века. Импульсом к созданию оперы послужила ренессанская идея воскрешения древне-греческой трагедии, выдвинутая группой ученых-гуманистов, писателей и музыкантов. ЕЕ возникновение подготовлено развитием в XVI веке вокальной монодии (сольное лирическое пение в сопровождении инструмента).

В «ученое» придворное зрелище, каким были первые оперы, подлинный драматизм и правду страстей вдохнул К.Монтеверди. Опера XVII века отличалась пестротой действия, соединением высокого трагизма с шутовским комизмом, обилием декорационных эффектов.

В ходе исторической эволюции были выработаны разнообразные оперные жанры, такие как:

  1. Опера-сериа (итал. opera seria – серьезная опера) – это жанр итальянской оперы, сложившийся в начале XVIII века. Тип классической оперы-сериа ярко представлен в творчестве А.Скарлатти. Для этого жанра типично господство историко-мифологического и легендарно-сказочных сюжетов и ярко выраженное разделение функций слова и собственно музыки. Дж.Россини (1792-1868) преобразовал жанр, драматизировал оперу-сериа и расширил средства художественной выразительности.

  2. Лирическая трагедия – это особая разновидность классицистской оперы, сложившейся во Франции в XVIII веке, виднейшими представителями которой были Ж.Б.Люлли и Ж.Ф.Рамо.

Они включили в оперу хора, танцы и оркестровые эпизоды.

  1. Сарсуэла – испанский национальный музыкально-драматический жанр, близкий к оперетте, хоровые и сольные номера чередуются с разговорными диалогами и танцами.

  2. Комическая опера (итал. opera вивва) – сложилась в 30-е годы XVIII века. В разных странах появляются особые разновидности этого жанра: балладная опера – в Англии, опера-буффа – в Италии, опера-комик – во Франции, зингшпиль – в Германии и Австрии. Для этого жанра характерны небольшие масштабы, два-три действующих лица, веселая буффонада, подвижность действия, пародия, яркая, живая мелодика, ясность стиля, а также речитатив (мелодия, интонационно и ритмически близкая к разговорной речи, это как бы «распетая речь»), а не разговорные диалоги. Для комической оперы характерны острозанимательные авантюрно-приключенческие сюжеты. Представители этого жанра: К.В.Глюк, В.А.Моцарт, Д.Ф.Обер, Дж.Росини, Г.Доницетти.

  3. Романтическая опера – сложилась в первой половине XIX века в эпоху романтизма. Первыми представителями романтической оперы в Германии были Гофман (опера «Ундина») и Вебер (1786-1826). Для немецкой романтической оперы характерны народность образов, соединение легендарной или сказочной фантастики с сочной обрисовкой быта. В произведениях Вебера определились основные направления немецкой романтической оперы:

Романтическое направление представлено в творчестве великого немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813-1883). Он создал так называемые музыкальные драмы с новым типом мелодии – «бесконечной мелодией». Вагнер создал на основе наградной мифологии грандиозную философскую картину мира [(оперная тетралогия (четыре оперы) “Кольцо нибелунга”)].

  1. Большая опера (grand opera – фр.) – сложилась в XIX веке во Франции. Для нее характерны трагические судьбы героев, обуреваемых сильными страстями, показаные на фоне острых исторических конфликтов (Д.Ф.Обер, Дж.Мейербер, Ф.Галеви). Опера Д.Ф.Обера «Фенелла» имеет исторический сюжет «раскрывающийся через ритмонитонации народных песен, танцев и музыки Великой французской революции.

  2. Лирическая опера – возникла во второй половине XIX века и получила свое развитие во Франции. Этот жанр отличается от большой оперы более интимной тематикой и сюжетами, заимствованными из классической литературы. Это опера "«анон"»Ж.Массне, "«Фауст" и «Ромео и Джульетта» Ш.Гуно, «Гамлет» А.Тома и другие. В лирической опере правдиво и тонко воплощение человеческие переживания. Для обрисовки быта характерна поэтичность. Музыкальный язык опер близок к городскому фольклору.

  3. Оперетта (итал. operetta – малая опера) – это легкая опера, включаюіая танец и диалог (произошла от комической оперы). Сложилась во Франции в середине XIX века, ее родоначальники – композиторы Ф.Эрве и Ж.Оффенбах.

Явлением мирового значения стала в XIX веке русская опера. Первым классиком которой по праву признается М.И.Глинка (1804-1857). По значению вклада в развитие музыкальной культуры Глинка занимает место, равное Пушкину в литературе. Основу его стиля составила народная музыка, прежде всегорусская. Он заложил основы двух главных направлений отечественной оперной классики: народной музыкальной драмы и оперы сказочно-эпического жанра. В опере «Иван Сусанин» главным действующим лицом композитор сделал крестьянина, мужественного и самоотверженного патриота. В опере «Руслан и Людмила» он обратился к сценам из жизни Древней Руси и восточным сказкам. А.С.Даргомыжский первым создал народно-бытовую музыкальную драму-оперу «Русалка», в которой в образе мельника отразил сочувствие к «маленькому» человеку.

Развитие оперы на протяжении ХХ века проходило сложными путями. Значительно изменяются ее образно-выразительный строй и драматургическая структура под воздействием новых художественных течений – импрессионизма, экспрессионизма, неоклассицизма. Общая тенденция к взаимопроникновению жанров сближает оперу, с одной стороны с драматическим театром, с другой – с ораторией и кантатой. Возникают новые виды оперы – джазовая (Дж.Гершвин), во второй половине ХХ века в США и Великобритании – рок-опера.

Балет (фр. ballet, ит. Balletto – танцую) – это вид сценического искусства, содержание которого выражается в музыкальных хореографических образах. Балетная музыка – это прежде всего музыка танцевальная, с яркой и выразительной мелодией. А театральный спектакль – это синтез хореографии, действия, актерской игры, цветового и светового оформления, где музыка сопровождает, иллюстрирует, дополняет, конкретизирует и объединяет все то, что происходит на сцене.

Музыка балета, создаваемая на основе балетного либретто с учетом хореографического решения, дает хореографии эмоционально-образную и метроритмическую основу.

Термин «балет» возник в Италии в конце XIV века для обозначения танцевального эпизода в опере, передающего определенное настроение или объединенного единым действием. Выделение балета в самостоятельный вид искусства произошло позднее. В первых французских балетах («комедийный балет королевы», 1581, и другие) музыкальную основу составляли бытовавшие тогда народные и придворные танцы, входившие в старинную сюиту (циклическое инструментальное произведение из нескольких самостоятельных пьес).

Реформа балетного театра, связанная с деятельностью балетмейстера Ж.Ж.Новера, утвердила активную роль музыки как «программы, определяющей движения и действия танцовщика». В конце XVIII начала XIX веков наряду со становлением симфонических и оперных жанров происходило развитие музыки балета. Одна из первых попыток симфонизации музыки сопровождения к балету – «Творения Прометея» Бетховена (1801).

Романтическое направление в балете утвердили «Жизель», «Корсар» Адана, «Коппелия» Делиба и другие. В XIX веке стабилизировалась тенденция к упрощенному пониманию функции музыки балета как четко ритмизованного, лишенного индивидуализации образов сопровождения для танца. Качественно новый этап в развитии балетного искусства ознаменовало творчество П.И.Чайковского. Его музыка стала основой нового типа балетного спектакля, большого симфонического, классического балета, в котором через многоплановые образы утверждались общечеловеческие чувства и мысли. В балетах «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро», музыка и танец слились воедино и достигли высочайшей выразительности и технического совершенства.

Большое значение для развития балетной музыки имели балеты И.Ф.Стравинского – «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», созданные главным образом для «Русских сезонов» и связанные с новаторскими поисками балетмейстера М.М.Фокина. В этих балетах Стравинский широко использовал русский музыкальный фольклор, придав ему особую яркость и динамичность.

С.Дягилев, один из основателей «Мира искусства» занимается пропагандой русского искусства (с 1906 года), русского балета. С 1909 года он организует гастроли лучших его артистов, а с 1911-го – создает свою балетную труппу, куда привлекает лучших танцовщиков, художников, композиторов.

С начала ХХ века, наряду с развитием большого балетного спектакля, утверждается практика хореографической интерпретации музыкальных произведений иных жанров, главным образом симфоний, не предназначенных для балетного театра. Это направление в балете в большей мере связано с деятельностью балетмейстера Дж.Баланчина. Развивая традиции классической и русской музыкально-театральной культуры, советские композиторы расширили тематический и жанровый диапазон балетных спектаклей. Среди первых советских балетов – «Красный мак» Глиэра (1927), «Золотой век» Шостак (1930) и другие.

Большую роль в создании балетного репертуара 30-40-ых годов принадлежит Б.В.Асадьеву – автору балетов «Пламя Парижа», «Бахчисарайский фонтан».

Этапными для развития балета явились произведения С.С.Прокофьева, определившие дальнейшее утверждение в балетной музыке принципов симфонизации и конфликтной драматургии: «Ромео и Джульетта» – одна из вершин мирового музыкального искусства.

Выдающимся достижением советской балетной музыки стал балет «Спартак» Хачатуряна (1956) и многие другие. В советском балетном театре часто практикуется хореографическое воплощение не балетной музыки различных жанров, в том числе симфоний (седьмая и одиннадцатая Шостаковича и другие).

Симфония (от греч. Sumphonie – созвучие, благозвучное сочетание тонов) – это ведущий жанр оркестровой музыки, сформировавшийся в середине XVIII века. Термин «симфония», возникший в Древней Греции, обозначал в Западной Европе до появления жанра симфонии, разнообразные вокально-инструментальные композиции, инструментальные полифонические пьесы и другие.

Именно в оперном театре формируется симфония как новый оркестровый жанр. В театре перед спектаклем и в антрактах, выполняя функцию звонков, звучала инструментальная музыка. Но ансамблевые произведения, предназначены для сольного исполнения, а играть соло, когда кто-то ищет свое место в зале, когда в театре шум, движение, не очень приятно для музыканта-виртуоза. Поэтому, создавая инструментальные произведения для исполнения в театре, в частности перед спектаклем, композиторы стали сокращать сольные партии, превращая их в эпизоды, контрастирующие со звучанием всего оркестра, и особенное внимание уделяли развитию оркестрового звучания. В сущности, они стали писать произведения для оркестра, хотя названия «соната», «кончерто гроссо», «концерт» порой сохранялись, а звучащие перед спектаклем сочинения имели и другие названия: «симфония», «увертюра». Тематически эти произведения не были связаны со спектаклем, а потому исполнялись в концертах, где в дополнение с существующим добавились другие – «камерная симфония», «концертная симфония». В конечном счете за такими произведениями для оркестра в концертном исполнении закрепляется название «симфония», а для инструментальных вступлений в театре – «увертюра».

В симфониях первой половины XVIII века уже намечаются определенные тенденции.

Первые части симфоний, быстрые, активные и динамичные, тяготеют к сложной и многотемной форме. Медленные части чаще пишутся в форме вариаций. Финалы стремительные и радостные, всегда основаны на танце, и нередко здесь звучит менуэт. Определяется основное: симфония становится жанром, где главное – контраст движения отдельных частей, смена настроения, эстетических, нравственных и мировоззренческих представлений. Пожалуй, ни в одном жанре нравственные и мировоззренческие представления не стали центром внимания, не были столь важны, как в симфонии.

Музыкально-звуковые представления и переживания отражают в ней Мир и Человека в нем. Что есть Мир,, какова роль Человека, можно ли преобразовать Мир – вот что стремится отразить симфония. Так в результате увлечения ансамблевой игрой и возможностями оркестра рождается самый сложный жанр, отвечающий потребности слушателей размышлять об окружающем мире, жизни, отмечать в ней светлое и мрачное, доброе и недоброе, а также осмысливать самих себя в этой жизни.

Свой классический облик симфония приобретает у представителей венской классической школы – Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.Бетховена. В их творчестве откристаллизовался четырехчастный сонатно-симфонический цикл, включающий Allegro в сонатной форме, медленную часть, менуэт (позже скерцо) и финал; стабилизировался исполнительский аппарат симфонии – парный состав симфонического оркестра с четкой функциональной дифференциацией на группы. Ими созданы различные типы симфонизма – народно-жанровый, лирико-драматический, героико-драматический.

«Отцом симфоний» называют Франца Йозефа Гайдна, учителя Моцарта и Бетховена им было создано свыше 100 симфоний, в основе которых лежит тема народных песен и танцев.

Вершинами классического симфонизма В.А.Моцарта стали три симфонии, написанные в 1788 году:

Бетховен полностью отказался от всевластия менуэта и заменил его скерцо («шутка») в своих поздних симфониях. Бетховенские скерцо всегда очень живые и быстрые, их бурный характер резко контрастирует со зловещими, сумрачными медленными частями его симфоний.

Жанры симфонической музыки:

  1. Симфоническая картина – одночастное программное произведение, характеризующееся свободой, чаще вариационной формой, созерцательностью, неторопливой повествовательностью, обилием живописных деталей. Образы симфонической картины часто связаны с пейзажем или жанрово-бытовыми, сказочно-фантастическими и батальными сценами и не претерпевают значительных изменений.

  2. Симфоническая поэма – жанр, созданный Ф.Листом и выражающий романтическую идею синтеза искусств. Это прежде всего одночастное оркестровое произведение, допускающее разнообразные источники программы (литература и живопись, реже – философия или история; картины природы). Скрябин «Прометей», «Поэма экстаза».

  3. Симфоническая фантазия – отличающийся свободой развития, яркими контрастами, сочетанием различных принципов формообразования (сонатности, вариационности, рондальности). Это одночастное оркестровое сочмнение, имеющее какую-либо программу (основанное на разработке народных песенно-танцевальных тем).

  4. Симфонниета (ит. Simfonietta) – отличается от симфонии меньшим масштабом цикла и оркестровым составом (малый симфонический или камерный оркестр). Для симфониетты характерна светлая, нередко народно-жанровая образность в отличие от более психологизированной трактовки камерной симфонии.

  5. Камерная симфония – одна из разновидностей симфоний, появившихся в начале ХХ века, как реакция на грандиозные масштабы позднеромантических симфоний. Типичны сокращенный оркестровый состав (струнные, смешанный состав, камерный оркестр с солистами, ансамбль солистов), уменьшение количества частей (до одной-двух и их длительности.

  6. Концертная симфония – произведение для группы солистов с оркестром. Зародилась в XVIII веке, в это время ее называли концертом, концертино, конгертоне, концертным дуэтом.

Таким образом, можно смело говорить о живучести классической традиции в опере, в балете, в симфонии. В оперных театрах Милана, Парижа, Лондона, Рима идут оперы Чайковского, Верди, Моцарта, Шумана; музыкальное образование в музыкальных школах, училищах и консерваториях Европы учащиеся получают, исполняя произведения Баха, Шопена, Листа, Рахманинова.